Vanessa Gocksch y Juan Pellegrino —fundadores de Systema Solar— presentan ‘La Ortiga’ ¡Mira el video!

El sencillo que acompaña el lanzamiento del álbum ceremonial ‘El Guardián de la Noche’ de Chigasumanda es un puente entre la sabiduría ancestral del yagé y la experimentación sonora y visual contemporánea.

El colectivo Chigasumanda presenta su primer trabajo discográfico: ‘El Guardián de la Noche’, un álbum ceremonial que nace en el corazón del Putumayo, bajo la guía del taita Humberto Díaz, discípulo del legendario taita Querubín Queta. Este lanzamiento tiene como propósito principal preservar, honrar y compartir la sabiduría ancestral del yagé a través de la música, en un momento en que las tradiciones indígenas enfrentan amenazas culturales, sociales y ambientales.

El disco se estrena con el sencillo ‘La Ortiga’, en colaboración con el productor musical Juan Carlos Pellegrino y la artista visual Vanessa Gocksch, reconocidos por ser fundadores de Systema Solar, una de las agrupaciones más influyentes de la música alternativa en Colombia.

‘La Ortiga’ es una pieza onírica que busca abrir nuevos encuentros con la medicina del yagé, conectando la tradición espiritual con dimensiones sonoras y visuales contemporáneas», comenta Pellegrino.

El Guardián de la Noche: un testimonio musical del legado indígena

‘El Guardián de la Noche’, una historia de vida convertida en álbum que narra, a través de la música, las memorias del taita Humberto Díaz: su crianza en Jardines de Sucumbíos junto al taita Querubín, su paso por comunidades cofanes como Bocanas de Luzón, y su conexión profunda con la selva y el misterio de la existencia. El disco es un reflejo de lo que es una noche de ceremonia con el Taita Humberto Diaz. Las temáticas giran en torno a la espiritualidad, el respeto por la naturaleza, la sabiduría ancestral y el llamado a las nuevas generaciones para que se reconecten con sus raíces.

‘El Guardián de la Noche’ es más que un álbum: es un viaje sonoro durante una noche de ceremonia con yagé. Grabado con técnica binaural, el álbum recrea una experiencia inmersiva en 360 grados que transporta al oyente al interior de una ceremonia. El oyente, con audífonos, puede percibir la espacialidad de los cantos, los sonidos de la naturaleza y la selva viva. El álbum fue grabado por Juan Carlos Pellegrino, productor musical colombiano, que comenzó a tomar Yage desde el 2017 con Taita Humberto, y después de varios años se obtuvo el permiso para grabar al Taita Humberto en el espacio de una ceremonia.

Canción por canción de ‘El Guardián de la Noche’ de Chiga Su Manda

‘Cura yagé’ es un canto ancestral que hacen los taitas para conjurar la medicina de yagé, ‘ Armonica «La chuma»‘ es un viaje por las notas musicales que se transforman en colores; es armonía para el alma. ‘Jardines de Sucumbíos’ está dedicada al maestro, el abuelo Querubín; ‘Selvas del Amazonas’ es una dedicatoria al pueblo cofán, ‘La Ortiga’ es un canto de medicina natural, ‘Putumayo tierra hermosa’ es el himno de la medicina del yagé, ‘Qué lindo amanecer’ habla del color de la selva y sus cantos, ‘Padre Bendito’ es una alabanza a Dios, ‘Mis abuelos me enseñaron’ está dedicada a los taitas del Putumayo y el cierre ‘Armonica «Pinta Yage» ‘ es para llamar la pinta del yagé.

«Este disco es una ofrenda, un llamado a las nuevas generaciones a reconectarse con sus raíces. Es un mensaje de paz, sanación y respeto por la vida», afirma el taita Humberto Díaz.

‘La Ortiga’: canto medicina convertido en pieza audiovisual

‘La Ortiga’ es uno de los cantos más poderosos del álbum, dedicado a una planta sagrada usada en procesos de limpieza energética y física dentro del contexto ceremonial del yagé. En esta nueva versión, Juan Pellegrino transforma el canto original en una escultura sonora, resaltando los sonidos originales y agregando elementos electrónicos que acompaña con sutileza.

El videoclip, dirigido por Vanessa Gocksch (también conocida como Pata de Perro), fue grabado durante una noche de ceremonia en Chigasumanda. Con una mirada profunda y simbólica, Gocksch retrata el misterio, la belleza y el poder de la noche Yagecera, combinando estética ritual con sensibilidad cinematográfica.

«Quise dejar que la selva hablara, que el fuego, los cantos y las plantas nos guiara visualmente, sin imponer una narrativa. El video es un retrato de la experiencia sagrada que vivimos esa noche y el espacio de Chigasumanda en el Putumayo», dice Gocksch.

Chigasumanda: música medicina al servicio de la memoria espiritual

Chigasumanda es una asociación sin ánimo de lucro compuesta por tomadores de yagé que, bajo el liderazgo del taita Humberto, buscan preservar y visibilizar la tradición espiritual andino-amazónica. Su nombre significa en idioma cofán ‘Dios Manda’, y refleja la visión de un camino guiado por la divinidad, la naturaleza y el respeto profundo por los mayores sabedores.

La asociación trabaja con el Yagé y se abre ahora al uso de herramientas contemporáneas —música, grabación binaural, arte visual, redes sociales— para crear puentes entre la espiritualidad indígena y el mundo moderno. Su misión es sembrar conciencia sobre la importancia de proteger la selva, escuchar a los pueblos originarios y recuperar el vínculo espiritual con la madre tierra.

«Este proyecto no busca fama ni espectáculo. Es una memoria viva para las futuras generaciones, una invitación a recordar que la vida es sagrada», concluye Pellegrino.

Este lanzamiento cuenta con el apoyo del Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes en el marco de Programa Nacional de Estímulos 2025.

Sonidos Especiales SubmitHub de Junio 2025 Vol. 32

PALMA presenta RAÍZ Y FLOW – Mexico

West Blanco presenta Se Acabo La Suerte – Colombia

Jade Fields presenta COMPASS– Canada

M-Dot y Confidence presentan 24 to 1 – USA

&Tilly presenta At a Cost – Republica Checa

Wonderlick presenta Rhinoceros – USA

Audio Jacked presenta Inside My Head (feat. Honey B Sweet) – Reino Unido

Zathalen presenta Another Wrong Heart Unplugged – USA

Bending Grid y Power Rob presenta Mr. Right – USA

The Riddimists presenta Connected– Francia

https://www.youtube.com/watch?v=kJaz1qKwQcI

[Estreno] Una catarsis que cuestiona las normas sobre identidad, belleza y orientación sexual, así es ‘Impersonal’ de John Arango

El poeta y artista visual colombiano John Arango está de regreso con nueva música y hoy presenta ‘Impersonal’, una canción que lo retrata tanto como persona como artista.

Con ‘Impersonal’ el artista busca aceptarse tal como es, incluso en sus contradicciones. Utiliza la sátira como escudo y también como lanza. Se burla de las etiquetas, de los juicios, de las miradas que intentan reducirlo o encasillarlo. Se ríe de lo malo que puedan decir de él y celebra todo lo que es, aunque no encaje, aunque incomode. En ese gesto hay fuerza y, sobre todo, libertad.

«He escrito poemas y canciones durante años, inspiradas en situaciones, pérdidas, triunfos y personas que han dejado una huella en mí. Pero esta canción es distinta. Es la pieza que mejor me retrata, es una catarsis, un estallido sincero de todo lo que durante mucho tiempo llevé dentro», cuenta John Arango. ‘Impersonal’ habla de mí, de un ser humano fracturado, incómodo, feroz y profundamente honesto. De alguien que no encaja —y que ya no pretende hacerlo—. Es una exposición cruda de lo que soy, sin máscaras ni filtros, pero también un acto de autoafirmación: no busco aprobación, pero tampoco me escondo», agrega el artista paisa.

Siguiendo la misma línea de su anterior sencillo ‘Rojo Carmesí, ‘Impersonal’ llega con un sonido irreverente de rock, pero esta vez con una energía más alegre y vital. Tiene coros melódicos, interpretados —una vez más— por Alem y Cristian López, y en esta ocasión, John Arango también se atrevió a sumarse con su voz en algunas partes.

«Esta canción, en particular, me recuerda por qué amo tanto el rock. Su fuerza, libertad y capacidad de decirlo todo sin pedir permiso. Siento que Lelo Arango, productor de la canción, logró algo muy especial: le dio a esta pieza el sonido que he estado buscando por años. El sonido de «la bestia», ese alter ego poético que ha habitado mis letras desde siempre», enfatiza John Arango.

‘Impersonal’ cuenta con un video íntimo y personal. Desde muy joven, John Arango sintió cómo a su alrededor le intentaban imponer una idea rígida y parca de la masculinidad. En medio de ese intento por «ser un hombre», terminó improvisando. ‘Impersonal’ nace de esa lucha interna y de esa improvisación continua.

Según John Arango, «el concepto del video es sencillo y al mismo tiempo poderoso: mi mente es como un video de rock de principios de los 2000. Cada imagen proyecta mi universo interior, como un collage sensorial donde la realidad se entrelaza con la imaginación. Es una secuencia de percepciones fragmentadas pero conectadas, que construyen un viaje simbólico más que una narrativa lineal. Apostamos por locaciones minimalistas, espacios cotidianos que se transforman en paisajes oníricos. Lo impersonal se vuelve íntimo. Visualmente, nos inspiramos en los videos de bandas de rock de finales de los noventa y comienzos del milenio: una estética vibrante, con una fotografía que evoca el grano del 35mm y una paleta de colores brillante, casi nostálgica».

Este video es una exploración simbólica que desafía los cánones tradicionales de identidad y masculinidad. El artista reinterpreta su existencia desde la autenticidad y la rebeldía. La realidad y la imaginación se mezclan para cuestionar los modelos de belleza, las normas de lo masculino y las percepciones sociales sobre identidad y orientación sexual.

Para John Arango fue importante integrar a Alem al video como artista invitado, ya que él ha sido un alcahueta con todo lo que respecta a su álbum. Ha sido su compañero fiel en esta aventura, así que también es cómplice en el universo de Impersonal. Así como canta en los coros, también aparece en el video como un artista con el que se siente a la par; alguien a quien admira profundamente.

En este universo visual, ser impersonal es una defensa contra la crítica, un escudo frente a las etiquetas impuestas. Pero también es un manifiesto de libertad. El video culmina en un acto celebratorio, con personajes diversos y una energía que reafirma su mensaje central: ser uno mismo no debería depender jamás de la mirada ajena.

«La inspiración detrás de ‘Impersonal’ nace de mi experiencia enfrentando los moldes impuestos. Es una catarsis visual y sonora que cuestiona las normas sobre identidad, belleza y orientación sexual. Va dirigida a quienes alguna vez sintieron que no encajaban, a quienes se atreven a ser auténticos pese al juicio ajeno. Mi mayor deseo es que la canción conecte con quien necesite escucharla. Si logra inspirar a alguien a sentirse libre y orgulloso de ser quien es, ya habrá cumplido su propósito. Con mi arte no busco masividad, sino conexión genuina», enfatiza John Arango.

‘Impersonal’ es el segundo sencillo del nuevo disco de John Arango titulado ‘Desde la sangre’, un proyecto experimental donde mezcla poesía con rock, coros melódicos y muchas emociones personales. Aún no hay una fecha exacta de lanzamiento porque el cantante quiere que cada sencillo tenga su propio universo antes de soltarlo completo.

«Esta canción es ideal para esos momentos en los que necesitas recordarte quién eres, cuando te sientes fuera de lugar o simplemente quieres ser tú sin filtros. Es perfecta para escucharse con el volumen alto, en un día de liberación, rebeldía o catarsis. También cuando te quieras reír de lo que otros opinan y abrazar lo que realmente eres», menciona el artista.

La portada del sencillo, producido por Lelo Arango en Volta Estudio, es una imagen de Santiago Piedrahita que muestra una expresión honesta de John Arango. El azul, en este contexto, representa esa calma que aparece en medio del caos, esa introspección en medio del ruido. Es una mirada azul y directa que conecta con el espíritu del video: vulnerable pero firme, confusa pero libre.

«Durante 2025, mi enfoque principal es ‘Impersonal’, seguido de dos sencillos más y finalmente el álbum completo en el último trimestre del año. Quiero seguir produciendo videoclips potentes, no solo para amplificar el mensaje, sino también para retarme a nivel visual y seguir creciendo como artista integral. Cada lanzamiento será una oportunidad para explorar nuevas ideas y narrativas que reflejen lo que realmente quiero comunicar», concluye John Arango.

Se reactiva la RED DE FESTIVALES ROCK DEL CARIBE COLOMBIANO

Esta iniciativa busca fortalecer las alianzas dentro de los festivales de la costa caribe colombiana y visualizar todo el trabajo que realizan los artistas, bandas y proyectos musicales del género.

La Red de Festivales Rock del Caribe Colombiano renueva su compromiso con el fortalecimiento y la promoción de la música alternativa en la región. Luego de una pausa por diversos motivos desde el lanzamiento de esta iniciativa, la red de festivales hace su relanzamiento por todo lo alto con la participación de 16 festivales que hacen vida en la Costa Caribe, esta red busca consolidar un ecosistema vibrante que impulse el desarrollo artístico y cultural, promoviendo intercambios, formación, y cooperación estratégica entre gestores culturales, organizadores, promotores y artistas locales.

Una plataforma para el talento regional

Desde Santa Marta hasta Montería, la red agrupa festivales destacados como el Unimagdalena Rock Fest, Urbanarock Fest, Indierock Fest, Muralla Rock Fest, y otros en Cartagena, Sincelejo, Corozal, Sahagún y Montería. Estos eventos trabajan en conjunto para fortalecer la escena musical alternativa, promoviendo la circulación de artistas tanto a nivel nacional como internacional, y fomentando alianzas que generan oportunidades de crecimiento y consolidación para las bandas emergentes de la región.

Una misión compartida

La misión de la red es impulsar el desarrollo integral de los festivales de rock en la Costa Caribe, identificando sus fortalezas y necesidades, y diseñando estrategias que eleven su impacto cultural. Además, promueven espacios académicos y de formación que fortalecen las capacidades del sector musical alternativo, impulsando ideas innovadoras para asegurar la sostenibilidad y el crecimiento del movimiento.

Intercambio cultural y fortalecimiento comunitario

Uno de los pilares de esta iniciativa son los intercambios culturales que facilitan alianzas estratégicas entre los festivales participantes. Estos acuerdos permiten acoger propuestas artísticas de bandas de música alternativa, garantizando la circulación de talentos en diferentes escenarios y ciudades, enriqueciendo la oferta musical y fomentando un sentido de comunidad que refuerza la identidad cultural del Caribe colombiano.

Un compromiso con el arte y la cultura

Gracias a estas iniciativas, la región se posiciona como un referente en la escena musical alternativa, creando oportunidades que benefician a artistas emergentes y consolidando la presencia del talento regional en el ámbito nacional e internacional. La Red de Festivales Rock del Caribe Colombiano continúa trabajando para mantener vivo el espíritu creativo y la innovación en el sector, promoviendo una cultura vibrante y diversa que refleja la identidad única de la Costa Caribe.

Este esfuerzo conjunto reafirma la importancia de las alianzas estratégicas en la consolidación de la escena de rock y metal en el Caribe colombiano. La colaboración entre festivales, artistas y gestores culturales es fundamental para fortalecer estos géneros en la región, permitiendo no solo la circulación de talentos, sino también fomentando una comunidad vibrante y un movimiento cultural que impulsa el crecimiento y la innovación musical. La Red de Festivales Rock del Caribe Colombiano reafirma así su compromiso de seguir creando oportunidades y alianzas que catapulten a los artistas y enriquezcan el panorama artístico de la región, consolidando su lugar en la escena nacional e internacional.

Festivales que hacen parte de la RED DE FESTIVALES ROCK.

UNIMAGDALENA ROCK FEST (Santa Marta), URBANAROCK FEST (Barranquilla), INDIEROCK FEST (Barranquilla), PARATE DURO FEST (Barranquilla), CROWS ROCK FEST (Barranquilla), EMO NIGHT FEST (Barranquilla), MURALLA ROCK FEST (Cartagena), LA MÚSICA EN VENAS FEST (Cartagena), EL MONTICULO FEST (Cartagena), SABANEROCK FEST (Sincelejo), SABANEROOTS FEST (Sincelejo), ENTROPIA ROCK FEST (Corozal), BARAJI FEST (Sahagún), TUPA TUPA FEST (Montería), SKATER PARK AL RIO FEST (Montería), THE BUNKER ROCK FEST (Montería).

Sonidos Especiales SubmitHub de Junio 2025 Vol. 30

PhatAdam , Gl:ow y palffi presenta Closer To The Sun – Austria

https://youtu.be/il1wGfTnHnw?si=DYXqu-pme828chdl

Goya Menor presenta BADMAN– Nigeria

Mica presenta Darling – Reino Unido

Alex Sandra presenta OCD Boy – USA

Vibranko presenta Roots Hang Reggae– Mexico

xoxodubstep presenta N.W.Y– USA

Curly Hook presenta Symphony– Montenegro

Dylan Owen presenta The National Parks – USA

GLLIOS presenta Keloque– Colombia

Nordfall presenta Mi Venganza – Argentina

Sonidos Especiales SubmitHub de Junio 2025 Vol. 29

Rocket Soulz presenta UNA VUELTA – España

Sam Tarasco presenta Рейс – Ucrania

Bobby Amaru , Veda , Saliva y Judge & Jury presenta Somebody That I Used To Know (Gotye Cover) – USA

https://www.youtube.com/source/Z2aGgVhpjGk/shorts

The Infinity Chamber presenta Highway – Nueva Zelanda

Mr Simone presenta Que Será– Venezuela

Tkila presenta Parcero– Colombia

Glowry Boyz presenta FREE FALL– Alemania

Skyracer presenta Under The Lights – Reino Unido

Tom Hutchcraft , Sean Kingston y Jadhé presentan Do– Reino Unido, Canada y Jamaica

KjSayless presenta Just A Letter – USA

Atalhos, de Brasil, estrena ‘A Força das Coisas’, un disco para reinventarse y redescubrirse

Luego de presentar los sencillos ‘Ayer morí’, ‘Ondas de calor’ y ‘Delirios en Paraguay’, la banda de indie rock brasilera Atalhos presenta oficialmente su nuevo disco ‘A Força das Coisas’, el quinto en su carrera y el más autobiográfico de todos.

Durante los 35 minutos del disco, el oyente es invitado a viajar con Atalhos a través de la memoria y la atmósfera onírica de canciones que hablan de rupturas, y términos de relaciones que se transforman en potencia y persisten en la «fuerza de las cosas». Sus canciones son evocativas, reflexivas, inspiradoras y soñadoras.

 «‘A Força das Coisas’ es un álbum dirigido a todos aquellos que tuvieron que atravesar rupturas difíciles y que supieron crear e inventar nuevos caminos posibles para seguir adelante hacia nuevos sueños», cuenta la banda originaria de Sao Paulo.

El sonido característico de Atalhos en ‘A Força das Coisas’ es el dreampop rutero, guitarras con mucho reverb, baterías y drum beats como si fueran una larga recta de una ruta, y dulces melodías vocales que unidas a nubes de teclados y sintetizadores forman una atmósfera evocadora de memoria y sueño.

‘A Força das Coisas’, sencillo promocional del disco, es una canción que habla de un reencuentro de una pareja después de muchos años de distancia. La historia es sobre un momento luminoso generado a través de un encuentro casual y el darse cuenta de que toda la potencia del amor persiste y no se desvaneció a pesar del fin de la relación, solo que se transformó en fuerza y ahora vive en todas las cosas.

«El momento ideal para escuchar el nuevo álbum de Atalhos es cuando estamos soñando despiertos. Nuestros ojos están fijos en un objeto, pero nuestro pensamiento está lejos, muy lejos. Cuando sentimos que nuestra memoria está dominando nuestro pensamiento y estamos viajando a través de escenas e imágenes que no sabemos distinguir más la realidad, bueno, este es momento ideal para escuchar el disco», enfatiza la banda.

«Esperamos seguir construyendo un camino lindo por Latinoamérica, tenemos dos participaciones hermosas de artistas amigos, uno es la banda El Culto Casero de Paraguay y la otra es Antonia Navarro de Chile. El disco sale junto a un anuncio de una gira importante con más de 20 shows por Brasil y países latinos, además de fechas ya confirmadas para una temporada en Europa a principios de 2026», agrega Atalhos.

La portada del disco es una foto sacada en un estudio durante una grabación y tiene todo un aspecto misterioso de una sombra, algo que remite a la memoria, los sueños y al hecho de que no se puede identificar la persona en la portada también abre puertas a la imaginación.

https://youtu.be/m_WW9qO6NvM

«Vamos a tener muchos conciertos en los próximos meses, la idea es después reunir las mejores fechas y armar un compilado para sacar un EP en vivo en 2026», señala el grupo.

‘A Força das Coisas’ de Atalhos es un disco inspirador y consciente de lo absurdo de la vida, de la inevitabilidad de la muerte y del final de las relaciones, pero sobre todo es un disco que genera mucha potencia, que invita a abrazar las transformaciones de la vida y a atravesar momentos difíciles para finalmente abrir nuevas puertas y vislumbrar nuevos horizontes, nuevos comienzos.

Ha$lopablito habla de sus anhelos personales en ‘Tengo un sueño’

Si manifestar es real, Ha$lopablito lo hace con todos los juguetes en el segundo sencillo de su álbum venidero con Pocket Tincho. ‘Tengo un sueño’ es un manifiesto aspiracional y una predicción de éxito musical. Al mejor estilo de Tony Soprano, Pablo tiene un sueño revelador: existe un futuro utópico en el que ‘coronó’ a punta de música.

La canción es una radiografía de sus anhelos más personales. Una producción mística que celebra el éxito futuro de ha$lopablito, en el que nos relata todo lo que logró gracias a la música. Sobre un beat perfecto para flexear, el artista colombiano se sumerge en detalle en todo lo que logró hacer gracias al dinero conseguido por una carrera musical triunfal.

‘Tengo un sueño’ fue escrita por ha$lopablito (Pablo Jaramillo Cavallazzi) y si bien, en gran parte es aspiracional y pone en palabras un futuro próspero, celebra el presente y el camino recorrido hasta ahora. Fue producida por Pocket Tincho quien también será el productor del nuevo álbum. La mezcla y masterización fue hecha por William Vizcaino.

‘Tengo un sueño’ sigue dibujando el universo de SIEMPRE ES CUESTIÓN DE PANDEBONO. El oyente puede ir trazando el hilo conductor del proyecto y puede hacerse una idea de la temática de todo el disco.

«Se acerca el lanzamiento de mi tercer disco: SIEMPRE ES CUESTIÓN DE PANDEBONO, quizá mi proyecto más personal hasta la fecha, un ‘baldado’ de realidad en el que convergen diferentes emociones, anhelos y miedos. Su hilo conductor es el dinero, un lugar común del que nadie se cansa de hablar, pues media, limita e intercede nuestra vida en todas sus dimensiones», explica ha$lopablito.

La historia detrás de la canción

«Se me ocurrió la idea de hacer una canción como las que hacen los artistas que ya están pegados. En estos temas de celebración hacen una apología a ese camino del héroe que logra su objetivo luego de una tortuosa odisea. Generalmente presumen sus pertenencias materiales y poder adquisitivo por medio del recurso de poner en comparación su situación de escasez antes de haberla logrado. A pesar de que no la he logrado, un día me puse a imaginar qué haría si tuviera mucha plata gracias a la música y de ahí nació la canción. Por ahora es un sueño.

La canción se sitúa en un sueño de hace un buen tiempo, en el que tampoco hubiera podido saber el camino que ya he recorrido. Desde que tengo memoria me apasionaba la idea de ser cantante. El sueño que tengo también narra mi presente, cosa que el Pablo de ocho o nueve años tampoco sabía. Para terminar el tema y que concluyera la ambientación de ser un sueño, le pedí a mi mamá que me enviara un audio despertándome como cuando era pequeño. Toda la vida he tenido un sueño muy pesado y eso fue un motivo de bastante estrés para ella en mis tiempos colegiales», concluye ha$lopablito.

Lucus Lin presenta su nueva playlist junto a Branson, Mitch Deville y Hailey Mitch Deville: música sincera, sin filtros

El productor musical Lucus Lin lanza una nueva playlist en colaboración con Branson, Mitch Deville y Hailey Mitch Deville, una propuesta sonora que apuesta por lo auténtico, lo visceral y lo emocional. Más que una simple colección de temas, este proyecto es una ventana íntima al universo creativo de Lucus, donde cada canción actúa como un fragmento de vida convertido en sonido.

«Para mí, la música es una forma de expresión libre, sin reglas. Es instinto puro», afirma Lucus Lin. Con una filosofía artística que prioriza el sentimiento por encima de la perfección técnica, el productor deja claro que sus mezclas no buscan sonar impecables en todos los dispositivos, sino resonar honestamente con quien las escuche. «Cada track es un retrato de cómo me sentía en un momento específico. A veces la vida se desordena, y ese caos también termina reflejándose en la música.»

Esta playlist reúne momentos reales, sin adornos ni artificios. Si alguna canción suena «fuera de lugar», quizás es porque así también se sentía el autor en ese instante. El mensaje es claro: no todo tiene que ser pulido para ser verdadero.

En un panorama musical donde muchas veces prima lo pulcro y predecible, Lucus Lin y sus colaboradores apuestan por una propuesta distinta: sincera, libre y profundamente humana. «Tal vez conectes con estas canciones, tal vez no, y está bien. Pero si alguna logra acompañarte o darle un poco de color a tu vida, entonces ya habrá valido la pena», concluye el productor.

Con este lanzamiento, Lucus Lin reafirma que la música también puede ser refugio, diario y espejo. Una experiencia que va más allá de los géneros y conecta con lo más esencial: lo que sentimos.

Brandon Mitchell presenta Walking Bucket (feat. Nia Cheri) , TGBNU y Right Back

🔥 Brandon Mitchell presenta tres nuevas canciones que elevan su propuesta artística:
🎧 Walking Bucket (feat. Nia Cheri)


🎧 TGBNU


🎧 Right Back

Desde Kansas City hasta Los Ángeles, Brandon Mitchell sigue demostrando que el talento no tiene límites. Bailarín, coreógrafo, actor, DJ y ahora artista hip-hop con un mensaje claro y poderoso. Su trayectoria incluye apariciones en So You Think You Can Dance, Step Up Revolution, y series como Insecure, The Rookie y The Upshaws.

Como músico, Brandon utiliza su voz para contar historias con propósito. Con beats que resuenan y letras que conectan, estas nuevas canciones son una muestra más de su versatilidad y visión artística.